Frode i 40

For å være helt eksakt er Frode Alnæs alltid i 100 – han er nemlig av typen ustoppelig. I forbindelse med sitt 40-års jubileum som artist feirer han med sitt første visittkort på norsk på svært lang tid.

Frode Alnæs lar seg ikke stoppe – heldigvis.

Skjebnen til Frode Alnæs (63) var egentlig besegla da han fikk sin første gitar som 11-åring. Som han synger i tittellåta: “Scenekanten blei mitt hjem”. Det er det veldig mange som er usedvanlig glade for.

Noe av det aller flotteste med Alnæs er at han er like full av energi og livsbejaenhet nå som han var da han blei super popstjerne med Dance With a Stranger for noen tiår sidden. Dessuten er det fortsatt like spennende å finne ut hvor han dukker opp rundt neste neste sving: er det popmusikeren, rockemusikeren, vokalisten, jazzmusikeren, supergitaristen eller entertaineren vi får møte denne gangen? På mange vis er denne voldsomme allsidigheten Alnæs´ styrke, men kanskje også han svakhet.

Ved denne anledninga er det popmusikeren, låtskriveren og vokalisten Alnæs som møter opp. Sjøl om han ikke har verdens største stemme, så har han denne viktige kvaliteten at jeg tror på det han sier/synger/formidler. Det er ekte og det er jeg ikke et sekund i tvil om.

Han har fått tekstassistanse av Ingvar Hovland og sin kjære Kristin Dæhlie, som med den inntil beinet inderlige “Du” forteller oss om ekte kjærlighet. Om den store hitlåta er å finne her, er jeg derimot i tvil om, men jeg har faktisk tatt feil før. Det er dog lenge siden, men jeg innrømmer det likevel….

Med et meget solid medmusikerlag med trommeslager og produsent Thomas Gallatin i spissen og Alnæs som gitarsjef, men som på ingen måte overkjører oss med lange soloer, forteller han oss nok en gang at han er inne i si beste ti. Den kommer forhåpentligvis til å vare i noen tiår til!

Frode Alnæs
«Beste tia mi»
Grappa/Musikkoperatørene

Godt å være dansk – i Norge!

Dansk turistnæring har absolutt ingenting mot at det kommer horder med nordmenn til Danmark. Vi har heller ingenting mot at danske jazzmusikere kommer hit og Maria Dybbroe er en av dem som har takka ja til det.

Alfred Lykke og Maria Dybbroe – Orsa – har skapt noe ytterst originalt. Foto: Julie Linder Hessellund

Altsaksofonisten og bandlederen Maria Dybbroe (29) blei så fascinert av Norge, nordmenn og norsk jazz etter at hun studerte et semester på Norges Musikkhøgskole at hun faktisk har satt kursen tilbake hit til kjempers fødeland – forhåpentligvis for mye mer en et semester. Det kan norsk jazzliv få svært mye glede av i tida som kommer.

Et fun fact kanskje er at Dybbroe langt i fra er den eneste kvinnelige danske saksofonisten som har tatt turen nordover: Mette Rasmussen, Amalie Dahl og Signe Emmeluth har gjort det samme og alle har tilført den norsk jazzfamilien mye.

Dybbroe har jeg hatt gleden av å oppleve tidligere med trioen Køs sammen med den meget anerkjente lyrikeren Pia Tafdrup. Nå har Dybbroe og gitaristen Alfred Lykke tatt ytterligere et steg til venstre – eller høyre – og som Orsa skapt et univers annerledes enn alt annet.

I løpet av en liten halvtime på denne 10-tommeren gir de oss 14 stemninger nesten hinsides bortenfor tradisjonell rytmikk og melodikk. Musikken er spilt inn på tre forskjellige lokasjoner i løpet av nedstengingsperioden og det er ikke vanskelig å oppfatte at de to er opptatt av det mystiske, det irrasjonelle og det uforutsigbare. Dybbroes komposisjon “Nasturtier” – den eneste skrevne låta -forteller oss også hvilke lyrikere de to er.

Orsa er bildeskapere, lydskulptører og formidlere som krever mye av seg sjøl og som krever like mye av oss. De er så avgjort på tilbudssida og for alle med åpne sanser, så er det mye å hente her. Maria Dybbroe skal være hjertelig velkommen – Alfred Lykke og Orsa også.

Orsa
«Mnemosyne»
Barefoot Records/barefoot-records.com

Frijazz-lyrikk

Den meget langt framskredne engelske pianisten Matthew Bourne og den mer enn lovende norske trommeslageren Emil Karlsen har møtt hverandre til veldig flotte samtaler.

Matthew Bourne og Emil Karlsen – en strålende kohort.

Det begynner å bli noen år siden Matthew Bourne (44) slo noen av oss i bakken på Moldejazz med sitt unike pianouttrykk som også førte til utgivelsen “The Molde Concert”. I 2005 bli han også kåra til det største internasjonale jazztalentet – for det det er verdt – en ære også Mathias Eick og Kjetil Møster har blitt til del. Det sier uansett at Bourne – og de to andre – hører hjemme helt der oppe og det bekrefter han også på denne duoinnspillinga med Emil Karlsen (23) fra sjølvaste jazzmetropolen Gjøvik.

Karlsen er blant dem som har tatt en litt utradisjonell jazzstudie-innfallsvinkel. I stedet for Trondheim, Oslo, Berklee eller andre mer velkjente stoppesteder, så satte han kursen mot området rundt Elland Road som vel Leeds er mer kjent for enn jazz. Der har Karlsen utvikla seg til en spennende frijazz-trommeslager, noe han viser oss på et heftig vis i dette møtet. Bourne underviser for sikkerhets skyld på jazzstudiet i Leeds.

I løpet av én session den 9. mars 2020, like før England stengte ned første gangen, møttes de to til en av sine første samtaler. Det har ført til seks “låter” unnfanga der og da og med store ører, masse personlighet og mye dynamikk, tar de oss med til steder det er både spennende og høyst annerledes å oppholde seg.

Uttrykket er fritt, det er utadvendt, det er nedpå og det er ekspressivt – alt dette og mye mer har disse seks samtalene ført til. Matthew Bourne og Emil Karlsen har garantert mye mer på hjertet både hver for seg og sammen. Heftig og ettertenksomt.

Matthew Bourne – Emil Karlsen
«The Embalmer»
Relative Pitch Records/relativepitchrecords.bandcamp.com

Totalt unikt

Elbassisten Dan Peter Sundland gir lyd fra seg ved alt for sjeldne anledninger. Her møter vi han mutters aleine med sin 60-talls Gretsch bassgitar.

Dan Peter Sundland med en av sine aller beste venner – en Gretsch bassgitar fra 60-tallet.

Dan Peter Sundland (35) fra Trondheim er en av de som kan skryte på seg noen år på den ettertrakta jazzlinja i hjembyen. Der hadde han blant andre Mattis Kleppen som basslærer og det var også Kleppen som introduserte Sundland for hans store instrumentale kjærlighet, en Gretsch bassgitar unnfanga på 60-tallet en gang. Siden har de to vært uatskillelige – Sundland og Gretschen altså.

Relativt kort tid etter at jazzlinja var unnagjort, satte Sundland kursen for en av de største kulturelle smeltediglene på Tellus, Berlin, og enn så lenge har han blitt værende der. Mer enn ryktet forteller at der skjer det mye og inspirasjonskildene står i kø og noe sier meg at Sundland har tatt til seg fra både den ene og den andre kilden.

Det han gir oss på dette unike visittkortet er seks improvisasjoner spilt inn live i Berlin på tre forskjellige konserter i løpet av 2018 og året etter. Sundland tar oss med til et lydunivers annerledes enn alt annet som har vederfaret våre sinn.

Han spiller bass både uten og med bue, som fører til at det kan minne om en cello, og han benytter også bassen som et slags perkusjonsinstrument. Han tar oss og instrumentet med på ekskursjoner som pirrer nysgjerrigheten kraftig fordi hans innfallsvinkel både til instrumentet og til det å skape musikk er totalt unik.

Det Sundland byr på er ikke musikk for pingler. Dette er totalt kompromissløs musikk som egner seg for et musikk- og estetikksøkende publikum med åpne ører og andre sanser som garantert vil sørge for annerledes og spennende påfyll.

Dan Peter Sundland
«Solo Electric Bass»
Grammar Phone/grammarphonerecords.com

Spennende nye stemmer

Fra New York via Argentina kommer tenorsaksofonisten Julieta Eugenio og debuterer med flott triomusikk – uten piano eller gitar.

Julieta Eugenio sammen med sine musikalske sjelsfrender.

Smeltedigelen New York har vært og er et effektivt fluepapir for lovende og ambisiøse jazzmusikanter fra hele verden. En rekke norske musikanter har tatt turen over dammen også – og noen har blitt værende over there. Sør-Amerika er sjølsagt heller ikke noe unntak og vi har blant annet blitt godt kjent etter hvert med den chilenske saksofonisten Melissa Aldana.

Det er jo absolutt ingen grunn til Argentina skal stå noe bak i køa og etter at Julieta Eugenio først viste seg fordelaktig frem på hjemmebane i Buenos Aires, så gikk turen til New York og i første omgang videre studier i 2013. Siden har hun blitt værende i The Big Apple, jobba med mangt og mange på små- og mellomstore klubber og hele tida jobba med å utvikle sitt eget uttrykk og sin egen musikk.

Under pandemien blei hun kontakta av trommeslageren Jonathan Barber og bassisten Matt Dwonszyk, begge bosatt i Connecticut – ikke veldig langt fra den oppjaga NY-pulsen, men tilstrekkelig til at det er mulig å finne en helt annen ro der.

Eugenio slo til på tilbudet, tok med seg mye nyskrevet musikk, spilte mye, slappa av og gikk mye tur mange helger på rad. Det førte til at de tre traff hverandre veldig og resultatet har altså blitt hennes debutalbum.

For meg er alle de tre musikerne fullstendig ubeskrevne blad – jeg har aldri hørt navnene en gang. Med åtte Eugenio-låter samt de kjente låtene “Flamingo” og “Crazy He Calls Me”, forteller alle tre oss om meget høy kvalitet både kollektivt og individuelt. Spesielt Eugenios stemme er på god vei til å bli noe med et solid særpreg og hun er en melodiker og lyriker som er flink til å benytte seg av det akkordfrie landskapet en slik trio byr på.

Vi har med en solist og en trio å gjøre som har staka ut kursen til noe som er vel verdt å følge både nå og ganske sikkert i åra som kommer. Melissa Aldana har allerede slått gjennom på den internasjonale scena – kanskje blir Julieta Eugenio den neste?

Julieta Eugenio
«Jump»
Greenleaf Music/greenleafmusic.com

Hvilket gjenhør!

Helge Lien Trio er noe som etter hvert likner på en institusjon i norsk og til dels internasjonal jazz. Her dukker den opp igjen i ny utgave og med et friskt syn på noe av låtmaterialet som har gjort kohorten så interessant og spennende.

Helge Lien i sentrum for sin nye trio. Foto: CF Wesenberg

Helt siden slutten av det forrige årtusenet har Helge Lien (46) fra jazzmetropolen Moelv fortalt oss hvilken usedvanlig smakfull og søkende pianist, komponist og bandleder han er. Vi har møtt han i en rekke sammenhenger, de seineste åra også som en viktig bidragsyter i Arild Andersen Group, men der han helt fra starten har vist oss hvem han er, har vært i hans egen trio.

Gjennom plater som “What Are You Doing the Rest of Your Life”, “Spiral Circle”, “Asymmetrics”, “Hello Troll”. “Natsukashii”, “Badgers and Other Beings”, “Guzuguzu” og “10”, har trioen tatt nye steg hele veien. Besetninga har blitt forandra smått om senn, fullstendig uten dramatikk, og det har ført til at musikken og bandet har fått stadig nye farger.

Nå dukker trioen opp i ei ny utgave – nesten i alle fall. Frode Berg og Per Oddvar Johansen har forlatt skuta og inn har kommet Johannes Eick på bass og tilbake har også en av trioens opprinnelige medlemmer kommet, nemlig trommeslageren Knut Aalefjær.

Med det som utgangspunkt bestemte Lien seg for å besøke ni av sine gamle låter nytt med en helt annen innpakning – nesten i alle fall. Noe er gjort i studio – det vil si Tøyen kirke i Oslo – mens det resterende er henta fra en konsert på Anjazz-festivalen på Hamar – begge deler i 2020.

Det har ført til mer av det samme usedvanlig vakre, melodiske, søkende, lyttende trio-universet som Lien har skjemt oss bort med i godt og vel 20 år – et univers og et musikalsk uttrykk som er fullstendig tidløst og som derfor aldri vil bli utrendy – i alle fall for musikkelskere som synes om ekte saker.

Nok en gang har pianolyrikeren fremfor noen i vår del av verden skapt en ny trio som evner å ta hans musikalske visjoner til nye steder. Helge Lien Trio lever i aller beste velgående.

Helge Lien Trio
«Revisited»
Ozella Music/Border Music

Fantastisk!

Cécile McLorin Salvant er i mine ører den heftigste og mest spennende vokalisten i moderne musikk – uansett sjanger. Her kommer det ultimate beviset på det.

Cécile McLorin Salvant har det aller meste.

Cécile McLorin Salvant (32) har brukt det siste tiåret til å fortelle verden at hun mer enn gjerne kan innta trona som en av verdens mest betydningsfulle vokalister. Jeg har hatt gleden av å følge hennes utvikling både live og gjennom hennes plateproduksjon og det har blitt tatt store steg hver eneste gang. I løpet av våren og sommeren får publikum både på Victoria i Oslo og under Moldejazz mulighet til å høre hvilken enorm vokalist og formidler vi har med å gjøre anno nå.

Det er kanskje en forslitt frase å påstå at en artist har alt, men i dette tilfellet tar jeg likevel sjansen på å bruke den – jeg kan forresten ikke huske å ha skrevet det før heller. McLorin Salvant har en stemmeprakt av de sjeldne, men aller viktigst er hennes formidlingsevne. Man blir sittende helt ytterst på stolsetet for ikke å gå glipp av en eneste detalj for her skjer det noe uten stans. McLorin Salvant har stålkontroll på jazzhistoria fra dens spede begynnelse til der den befinner seg i dag. Samtidig er hun en strålende tolker av musikken til blant andre Kurt Weill og Bertolt Brecht og hun gjør nydelige og totalt unike versjoner av kjent popmateriale.

Dette strålende albumet har litt av alt dette. De første to minuttene og 43 sekundene er faktisk verdt inngangsbilletten helt aleine. McLorin Salvants tolkning av Kate Bush´ klassiker “Wuthering Heights”, a cappella nesten hele veien inntil Paul Sikivies usedvanlig smakfulle elbass og synth sørger for tonefølget på siste etappe. Magisk – himmelsk – en versjon man aldri kommer til å glemme.

Med litt forskjellig besetning fra låt til låt serverer hun oss alt fra Gregory Porter- og Sting-låter, i høyst personlige versjoner, til eget materiale og hennes tittellåt – med barnekor – kan fort blir en schläger. Bare åpninga av sangen forteller oss hvilken sterk formidler og vokalist hun er. Dessuten er hun en historieforteller av rang og hennes “Obligation” er et glitrende prov på det. Og det hjertet som er uberørt etter hennes a cappella-avslutning med tradlåta “Unquiet Grave” har et stykke å gå for å si det slik.

Cécile Mc Lorin Salvant kommer til Norge med forskjellige besetninger denne våren og sommeren. Mitt råd er å være der hvis anledninga byr seg og inntil videre er nok et råd å hygge seg med dette mesterverket.

Cécile McLorin Salvant
«Ghost Song»
Nonesuch Records/Warner Music

Veldig personlig

Den serbiske pianisten, komponisten og bandlederen Bojan Marjanović har vært bosatt i Norge i flere år.  Med denne triodebuten forteller han oss hvilken flott og personlig stemme han og trioen har.

Bojan Marjanovic i sentrum for den flotte trioen HÜM.

I 2019 hørte jeg Bojan Marjanović (40) for første gang i forbindelse med duoinnspillinga “V” der han viste seg fram sammen med landsmannen og elbassisten Uros Spasojevic. Musikken, som Spasojevic hadde skrevet, var sterkt inspirert av Ketil Bjørnstads estetikk og siden Marjanović har vært bosatt her i kjempers fødeland siden 2016 så skal man ikke se bort fra at Bjørnstad har vært en viktig retningsgiver og årsak til at Norge har blitt hans andre hjemland.

Marjanović har studert både på Berklee og på Norges Musikkhøgskole. Han har med seg et musikalsk DNA fra Balkan med en melankolsk grunntone i klangbildet sitt. Det har på et høyst personlig vis fusjonert med impulser fra ECM-estetikk og fra den moderne og melodiske trioverdenen som Bill Evans mer eller mindre etablerte på 60-tallet.

Alt dette skinner gjennom i Marjanović sine komposisjoner samt en serbisk folkesang. Han har hatt sine medsammensvorne gjennom flere år, trommeslager Magnus Sefaniassen Eide og bassist Bjørnar Kaldefoss Tveite, veldig langt fremme i hjernebarken når låtene har blitt unnfanga og HÜM er så definitivt et kollektiv som skaper dette fine og personlige universet sammen. De tre kan hverandre, lytter intenst til hverandre og utfyller hverandre.

Bojan Marjanović er nok et flott tilskudd til den “norske” jazzfloraen og i Sefaniassen Eide og Kaldefoss Tveite har han funnet to meget langt framskredne sjelsfrender som løfter musikken han har skapt til svært personlige høyder. Dette er et univers og en trio det skal bli svært spennende å følge utviklinga til i åra som kommer.

HÜM
«Don´t Take It So Personally»
Losen Records/MusikkLosen

Endelig

Det skulle altså ta over ti år fra bandet Cirrus blei unnfanga før det kom meg for øre. Det skulle vise seg å være på høy tid.

Cirrus er en meget spennende kohort. Foto: Karina Gytre

Allerede i 2011 blei kvartetten Cirrus etablert i Stavanger. To år seinere så bandets debutalbum ” Mèli Mèlo” dagens lys. både før og etter det har Cirrus turnert både innen- og utenlands, men jeg har altså greid kunststykket å unngå å møte kohorten både på plate og live. Årsak? Sikkert mange, men det at Cirrus har hatt og har base i Stavanger kan nok være en del av grunnen. Dessverre – hadde bandet hatt utgangspunkt i hovedstaden hadde de garantert fått mye større oppmerksomhet. Dessverre – igjen.

For det tar ikke mange omdreininger for å skjønne at Cirrus, det vil si Inge Weatherhead Breistein på tenorsaksofon, sampling og elektronikk, Stein Inge Brækhus på trommer, Eva Bjerga Haugen på vokal og piano og Theodor Barsnes Onarheim på bass, fortjener masse oppmerksomhet for sitt originale brygg.

Vokalist Bjerga Haugen har jeg latt meg begeistra av flere ganger tidligere, blant annet i samarbeid med Ketil Bjørnstad, Trio de Janeiro og i Fint fransk orkester. Hun er fremdeles ei alt for skjult perle og med sin allsidighet og helt unike uttrykk uansett hvor hun dukker opp, er hun i mine ører en av landets aller mest hørverdige og spennende vokalister. Det bekrefter hun nok en gang her; bortsett fra ei låt med tekst så møter vi henne ordløst, og også i det universet har hun mye personlig å melde.

All musikken er original og alle fire har bidratt til unnfangelsen av den i ymse konstellasjoner. Cirrus er på alle måter et band og de løfter fram de vare melodiene på et samstemt og skjørt vis med vidåpne ører for hverandre. Her er det både heftige unislinjer og store åpninger for individuelle utflukter i dette melodiske jazzkammerliknende landskapet – heftig og personlig hele veien.

Cirrus
«Chorale»
SABMusic/MusikkLosen

Saksofonen har kommet hjem

Saksofonkvartetten Artvark fra Belgia hyller på sitt vis instrumentets opphavsmann  – landsmannen Adolphe Sax.

Artvark viderefører en flott og viktig tradisjon.

Blant de mange sakene jeg kan veldig lite om står belgiske saksofonkvartetter om ikke i ei særstilling så i alle fall svært langt fremme i køa. Det har Artvark greid å gjøre noe med på svært kort tid og det skal de all mulig slags ære for.

Det sier sjølsagt mest om meg at dette er mitt første møte med Artvark siden kvartetten har eksistert siden 2004/2005 og at “Mother of Thousand” er bandets tiende visittkort. Å hevde at dette var på høy tid, for meg i alle fall, er dagens underdrivelse.

Vi som har levd ei stund glemmer ikke det internasjonale gjennombruddet for ei slik besetning med legendariske World Saxophone Quartet. Her hjemme fulgte Lille Frøen Saksofonkvartett særdeles bra opp, men vi må altså tilbake til et godt stykke på slutten av det forrige årtusenet for å minnes storhetstida til slike besetninger.

Artvark har så avgjort plukka opp stafettpinnen og med originale instrumenter fra sjølvaste Adolphe Sax si tid, svært sjeldne sleidesaksofoner og andre sjeldenheter som kanskje bare finnes i saksofonens hjemland, pluss to altsaksofoner traktert av Rolf Delfos og Bart Wirtz, tenorsaksofon spilt av Mete Erker og barytonsaksofon utmerka håndtert av Peter Broekhuizen, blir vi tatt med på en usedvanlig original og spennende utflukt.

Her får vi musikk inspirert av Arvo Pärt og Aphex Twin, av Philip Glass og av mye, mye mer. Det er også veldig mye jazz i musikken til Artvark og fra tid til annen groover det også noe vederstyggelig. Noe er veldig stemningsfullt og inderlig og til sammen blir det et møte med et kollektiv jeg ikke ante fantes og som har mye usedvanlig originalt på lager.

Artvark
«Mother of Thousand»
Link Records/artvark.com